Monografías
Publicar | Monografías por Categorías | Directorio de Sitios | Software Educativo | Juegos Educativos | Cursos On-Line Gratis

 

Centauros del desierto John Ford - Monografía



 
DESCARGA ESTA MONOGRAFÍA EN TU PC
Esta monografía en formato html para que puedas guardarla en tu pc e imprimirla.



Vínculo Patrocinado




Aquí te dejamos la descarga gratuita
Nota: para poder abrir archivos html solo necesitas tener instalado internet explorer u otro navegador web.




Cinematografía. Cine norteamericano. Western. Análisis fílmico. Tamaños, distancias y posiciones. Orson Wells. Yasujiro Ozu



LA  MIRADA  CERCANA



Ver no es suficiente



Saber donde estamos es más urgente que regodearnos en el lugar donde nos han puesto. Dejando de banda  los juicios de valor estéticos y culturales, la complicidad contradictoria del convencimiento razonado del lector. Se puede observar una  mirada que  trata mas deleitarse que  buscar los mecanismos, mostrar los entresijos de la argumentación que describen  y analizan una película. Esto no es un análisis.
Una película posee una lógica constructiva cuyos mecanismos  y partes  podemos  descomponer como de un puzzle se  tratara. El autor  nos anima y enseña  a mirar más que a ver, a poder analizar el cómo, dónde y porque  el filme nos da conocimientos. Bajo el cual siempre existe un  “trabajo”.

Los análisis a continuación intentan trasmitir la idea de un análisis de  primer plano, cogiendo un  rasgo o un aspecto y analizándolo detalladamente para luego situarlas en el marco global de la película.

John Ford, la imagen como  geología



El  filme a  analizar es “Los centauros del desierto” de John Ford. Este filme que se agrupa en la clasificación de imagen-idea-imagen defendida por  el autor. Donde su cine nos lleva de la imagen a una idea y de esta  a su vuelta a la imagen. Residiendo en esto la belleza de su cine en la que el pensamiento mismo se ha convertido en una imagen.
El principio y el fin están presente en la imagen como apertura y cierre de puertas, los movimientos de los personajes que nos conducen y también en el contraste oscuridad-claridad presente en el filme.
Por poner ejemplos, propondremos el principio del filme y el final, ” Ethan llega a casa de los Edwards” y “el retorno de Debbie”, claros ejemplos del estilo de Ford.
En la primera imagen del principio se muestra un cuchillo luminoso hiendo el negro de la pantalla y después a una puerta que se abre a contraluz (demostrando esa característica de Ford  de dotar  siempre  a una imagen-imagen el primer papel del relato) dejando paso a un mujer Marta de  cuya mano salimos al exterior de la casa  aun porche.
En esta secuencia se muestra la oposición negro-luz que a lo largo de todo el filme va existir, y la oposición casa acogedora- desierto salvaje que también va a  aparecer a lo largo de la película.

En esta escena Marta sale al porche empujada por alguna  fuerza o intuición, ya que no conocemos motivo alguno esto se articula en el filme como un travelling lateral de la cámara que empieza a moverse incluso antes que la Martha hacia la puerta. Así mediante el uso de este recurso se nos dice de lo extraño y fuerte  del movimiento de esta, como si esta  fuera empujada hacia a la puerta.
A continuación se  muestra un plano de Marta mirando hacia  fuera de cámara, y un plano del desierto donde aparece a lo lejos un jinete. Este es Ethan y este plano refuerza la idea de que él pertenece al desierto, idea que se refutara en la escena  final donde se cierra una  puerta dejándolo fuera,  fuera de la comunidad. De donde él procede del desierto. Idea de la confrontación desierto- comunidad  que aparece a lo largo del filme.
Después se desarrolla el plano en el que se van añadiendo la  familia, situando en el centro de este a las dos mujeres  más importantes de la película, Debbie y Martha. En los siguientes doce planos que componen la  introducción destacamos los tres que solo se componen de un personaje, enseñándonos así los personajes principales del relato. Estos son los reservados a Ethan, Martha  y Debbie.
En el epílogo se hace referencia  una cierta simetría, todos en el portal e Ethan devolviendo a Debbie a casa después de su secuestro. Este abandona la escena con un travelling a la  inversa, que rehace el del principio del filme como llegada de este, dejando en el desierto como un personaje que pertenece a este y  que no ha encontrado su sitio en la comunidad. Este apunte  muestra con claridad la crítica de Ford a la sociedad americana blanca  en torno al problema del exterminio del otro, aunque siendo una necesidad para conseguir un fin, se margina o  postra a la leyenda al que  la a realizado.

Teoría y Práctica de la puesta en forma



La  puesta en escena, como conjunto de elementos que dan forma al  filme se dispersa a todo el camino desde la primera idea hasta la  mirada del espectador. Hablaremos de la forma como ” lo que se aprecia de una obra con los sentidos o en un examen superficial”.
Tomaremos  por ejemplo en cine Renoir de los  años 30, identificando los parámetros que configurar la  belleza que inunda toda su obra.
Tomando como ejemplo Le crime de Monsieur Lange, como referencia.
Existe un realismo estilizado  en ese filme usando el humor y la compresión hacia las actuaciones de los personajes, señalando su condicionamiento social al ser construido más como  “tipos” que como personajes poseedores de un trasfondo psicológico.
Cabe destacar los momentos de fundido entre ideología y  forma en el filme, que son resueltos con complejos desplazamientos de cámara. Como  en el crimen del señor Lange, en la escena de este.
Después de  primeros planos de Batala  y Valentine , donde  también aparece la figura de Lange en el primer piso, otro plano que acompaña Lange bajando y su llegada con un revolver a donde están estos. Un plano de  Lange mirando fuera de campo, a continuación del cual en vez de un travelling se usa una panorámica circular de derecha a izquierda en vació para llegar otra vez a la posicione de Batala y Valentine. Entonces después de un travelling para adelante se produce el  asesinato del primero por Lange.
La panorámica en  circular como símbolo de unidad, pasando a su vez por la fiesta que se celebra en la lavandería. Recordamos que se acaba de crear la cooperativa, cuyo enemigo es Batala. Además de los ruidos de la fiesta que se oyen en toda la escena nos  ayudan a comprender que el crimen de Lange no es individual sino colectivo, como solución colectiva ante el problema que supone Batala. El  travelling para adelante hace cómplice al espectador del crimen, su movimiento y deseo se transforman en este.
De esta  forma, Renoir  presenta la  fusión del tema y la forma del filme.

Tamaños, distancia y Posiciones


El  último Refugio, una secuencia  que se muestra en el que dos  grupos de personas enfrentado ideológicamente se representa este antagonismo también en la pantalla en la forma y posiciones que adoptan los personajes.
En  el filme se ilustra una escena donde se produce una discusión entre diferente personajes. Estos según a que  grupo de está pertenecen aparecen a un lado del encuadre o a otro. Esta Roy, gangster, Lon, el prometido de Velma, Velma una mujer conocida por Roy que este  ama, Marie, la compañera o amiga de Roy y Pa.
Aparecen en la habitación por medio de planos de general a particular los personajes, estos se disponen en un encuadre global, cómo dos masas de  gentes al principio. Velma y Lon que se van  a casar, y Roy y Marie y Pa por otro lado como intrusos  o detonantes de la dicusión. Esta discusión entre Lon y Roy ponen entre dicho otra discusión más grande  que se afronta en el filme, entre diferentes maneras de  vida. Opondrá padres de familia  honrados (Lon) con bandoleros (Roy), mujeres aireadas(Marie) con  mujeres frívolas en busca de marido (Elma), Pa, personaje no relevante en esta escena. Componiendo el  discurso del  filme de descripción de la sociedad americana de los años  30.
La utilización al principio de esta escena de primeros planos ,5 en total, 3 para Marie y  3 para Elma, teniendo la primera el primero el último  reforzando la idea del  guión que es  un personaje mas importante que la otra. También estos planos  dan idea del enfrentamiento de las dos mujeres por el amor de Roy.

A continuación Lon se ofrece a dar el dinero a Roy por una operación relacionada  a Elma, aquí se pasa al plano medio de los dos grupos descritos anteriormente. La partida de Pa la escena  hace desplazar la cámara para que Lon se quede solo con  Roy. Estos comparten plano medio en el enfrentamiento  verbal. Despues quedan dispuesta las dos parejas en diferentes planos medios, indicando con esto la  nueva situación de las parejas. En esos momentos después del enfado de Roy diciendo que no le gusta en absoluto Lon como esposo deVelma. Velma en un plano medio junto a Lon le dice cuanto lo quiere y que  Roy no tiene ningún derecho a hablarle así, inmediatamente después aparece un primer plano de Roy triste. Este no ha tenido ningún primer plano en la secuencia, el director se lo reservaba para destacar la importancia de este momento. Y así  a base planos, medios o primeros y de su número y colocación en una secuencia se puede decir muchas cosas tanto del relato como de la psicología de los personajes y su colocación en este.
Este ejemplo ilustra lo que era una característica del cine clásico, el respeto riguroso a las determinaciones dramáticas y psicológicas de la escena y la construcción del espectador ideal  cuya descomposición de la escena no debe poner en peligro su verosimilitud.
En esta escena que en el libro esta mucho mas ampliada se dan ejemplos de cómo el director ,Walsh, a descubierto las determinaciones  dramáticas del filme mediante, las  figuras, el ángulo de filmación, la  distancia  a la cámara etc…


Orson Wells, en mi comienzo está mi fin



Este director tan mal trato por la industria de la época consiguió legarnos  con  sus filmes y un material inacabado y realizado en  condiciones desfavorables un  toque de modernidad y  de  originalidad de un  genio.
La modernidad nació en alguno de sus filmes, ya que él a diferencia del cine clásico está presente en sus obras como  un interlocutor que nos lleva de la mano en la historia que se desarrolla en el film. Por ejemplo en la  secuencia inicial de  NO tresspassing, presentando al narrador como Dios que todo lo sabe mientras el relato se despliega multifacético. Como el secreto de Kane se llevará a la tumba de Rosebud que este conoce  y nos señala con la cámara en la secuencia final del filme. Otro toque más de relevación del narrador. Encontrando en Ciudadano Kane una voluntad del autor que todo lo tiñe de  subjetividad. Por eso se  ve tanto en el prólogo como epilogo una prolongación de esa cámara subjetiva, que se detiene en al muerte de Kane  al principio y en la reunión final de los periodistas al final del  film. Ese YO cuya presencia  abarca todas las secuencias del filme.
Como el plano de Kane  pronunciando la palabra “RoseBud” no previsto en el guión, esta palabra justifica la estructura del filme, dando entrada  a la investigación  periodística  que estructura el film. Pero lo que hace significativo es que el filme también crítica en acto este motor ficcional, y aunque esta palabra es “oída” por el espectador  pero no por nadie más como señalan los planos de la muerte del anciano.(La pronuncian y entran en escena por medio de un reflejo una enfermera.) Inmediatamente después los periodistas empiezan la búsqueda por averiguar su significado, supuestamente sabiendo que esa son sus últimas palabras. Pero en el relato nadie ha odio la palabra sólo el espectador, y por eso solo a este será relevado su significado al final del filme.
Otro cambio del guión di el origen a la secuencia del TRESPASSING, situando esta escena  en una dimensión no narrativa, indicando la idea de Wells con la industria del cine. Gesto de  afirmación, como un narrador para el que nada queda velado y que todo lo sabe. Como alguien que intenta romper las normas de lo establecido.

El perfume Del Zen, Yasujiro Ozu



Este autor japonés  también define su estilo  utilizando unos recursos a lo largo de su obra que después analizaremos y buscaremos en unos ejemplos.
La utilización del ángulo bajo frontal como punto de  vista para filmar escenas y personajes.
La inserción de planos  vacíos para interrumpir el  discurrir del relato, suspendiendo el sentido y dando paso a otros posibles razonamientos.
La eliminación de encadenados para asegurar la transición de escena, usando el corte neto.
La rarificacion de las panorámicas y de los movimientos de cámara, y el reconocimiento de la superficie de pantalla tratando  los efectos de profundidad como página en blanco.
EL cineasta mas  influido por la tradición japonesa en sus creaciones que por ejemplo Kurosawa, se ha influido de la idea de “construir” el espacio  a base de la comodidad del espectador antes que en la verosimilidad anclada en términos ópticos o geómetricos. También en la creencia de reproducir el mundo en una superficie plana de forma que  exista una comparación entre el efecto  visual de la imagen y de la escena en cuestión. Así en Tokyo Monogatarai encontraremos  esta influencia en la manera de construir los paisajes, con una mezcla de ambas. Las escenas que presentan diálogos entre los personajes. Todos estos colocados ante fondo de dominante geométrico y fuera de foco. Como plasmando los personajes como manchas más que  volúmenes en la imagen.

El espacio vació es  un momento de cristalización de efectos de sentido que no deja de ser  un motivo expresivo  apuntan sobre la misma esencia  de la forma de contenido del trabajo de Ozu. El autor se decanta por esta explicación de ese recurso en contraposición de otros autores que defiende su significado puramente artístico.
Como ejemplo, en BanShum, en la esencia del jardín Zehn, con rocas en un espacio de arena. No es la arena  la que está aquí para ser observada sino las rocas. Traspasando esta teoría al cine de Ozu no son los planos donde  trascurre la historia los que están para ser vistos sino los “vacíos”. Que están dispersos arbitrariamente en el  filme, su sentido no es otro que el de no tenerlo. Tópico del  pensamiento japonés “nada es puro significado ni estricto significado.

Autor:

Gustavo Madico Villarroel





Creative Commons License
Estos contenidos son Copyleft bajo una Licencia de Creative Commons.
Pueden ser distribuidos o reproducidos, mencionando su autor.
Siempre que no sea para un uso económico o comercial.
No se pueden alterar o transformar, para generar unos nuevos.

 
TodoMonografías.com © 2006 - Términos y Condiciones - Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons. Creative Commons License